VIVE LA RÉVOLUTION
Accueil du site > Comment publier un article > Jean-Luc Godard, l’homme-cinéma (vidéos)

Jean-Luc Godard, l’homme-cinéma (vidéos)

mardi 13 septembre 2022, par anonyme (Date de rédaction antérieure : 1er août 2018).

Jean-Luc Godard, l’homme-cinéma

https://www.letemps.ch/culture/jeanluc-godard-lhommecinema

Stéphane Gobbo
Antoine Duplan
Publié dimanche 29 juillet 2018 à 14:52
Modifié dimanche 29 juillet 2018 à 14:5

Le citoyen de Rolle a, dès les années 1960, contribué à repousser les limites esthétiques et narratives du 7e art. D’abord comme critique, puis comme réalisateur et vidéaste, il a pensé et théorisé le cinéma tel qu’il se pratique encore aujourd’hui

A Marianne qui lui reproche de rouler bien droit comme tout le monde, Ferdinand a une réponse pour le moins cinglante : en un coup de volant, il envoie sa voiture dans la mer. Ce virage littéral à l’image est aussi un virage symbolique dans le film. A partir de cet instant, Pierrot le fou (1965) prend en effet la tangente. Le récit devient plus erratique, proposant parfois des séquences sans réel lien avec ce qui précède et ce qui suit, comme lors de cette apparition incongrue et magnifique de Raymond Devos. Le film se cherche, tente d’être autre chose qu’un film, hésite, tandis que Ferdinand parle aux spectateurs. Plus largement, cet accident de voiture signifie un tournant dans le cinéma de son auteur, Jean-Luc Godard.

Sur l’affiche du Festival de Cannes 2018 : Godard, toujours

Ce long métrage qui voyait le Franco-Suisse retrouver Jean-Paul Belmondo, l’acteur de son œuvre fondatrice A bout de souffle (1960), et diriger pour la sixième fois sa muse d’alors, Anna Karina marque une rupture entre ses premiers films, reposant sur des rouages narratifs malgré leur évidente modernité, et les suivants, qui deviendront de plus en plus expérimentaux. Pierrot le fou est une sorte de film-somme montrant ce que le cinéma arrive le mieux à faire, c’est-à-dire réfléchir sur le monde. En 1965, l’année de ses 35 ans, Godard peut déjà se targuer d’avoir contribué à renouveler la critique lors de son passage aux Cahiers du cinéma, puis d’avoir dynamité les codes du cinéma classique. L’ermite de Rolle, comme la presse se plaît désormais à le qualifier, a véritablement quelque chose d’un révolutionnaire, dans le sens où il a constamment cherché à repousser les limites de sa pratique et à théoriser son travail.

Première révolution : la critique

Né en Suisse en 1930, Godard découvre Paris à l’âge de 16 ans. Après un retour au pays pour ses études secondaires, il étudie un temps l’anthropologie à la Sorbonne. Sa cinéphilie vorace le voit alors rencontrer d’autres passionnés. Ils ont pour noms François Truffaut, Eric Rohmer, Jacques Rivette, Claude Chabrol. La bande dite des « jeunes Turcs » passe son temps à la Cinémathèque française et se lie à son directeur, Henri Langlois, fréquente les cinémas de quartier et les ciné-clubs, débat jusqu’au bout de la nuit des films vus. Sa première critique publiée, Godard la consacre en 1950, dans le deuxième numéro de l’éphémère Gazette du cinéma, à La maison des étrangers, de Joseph Mankiewicz. Il choisira alors de se trouver un nom de plume et signera Hans Lucas, simple traduction allemande de son prénom. Son article suivant, dans le numéro 3 de la Gazette, n’est pas une critique mais une analyse théorique.

Pierrot le fou - 1964 - Bande annonce

Cliquer ici pour télécharger la vidéo

Son titre pose les bases d’une des obsessions de son auteur, pour qui un film doit être plus qu’un film : « Pour un cinéma politique ». Il y postule notamment qu’un long métrage n’est pas une représentation de la réalité, mais qu’il fait partie de la réalité. Godard/Lucas rejoint alors la rédaction des Cahiers du cinéma, pour lesquels il rédigera 116 textes, dont certains sont restés fameux. Dans son premier papier rédigé pour cette revue majeure de la cinéphilie mondiale, « Les bizarreries de la pudeur » (sur La flamme qui s’éteint, de Rudolph Maté), il dénonce les pièges de l’émotion facile. En 1956, il avance dans « Montage, mon beau souci » que « si mettre en scène est un regard, monter est un battement de cœur ». Trois ans plus tard, évoquant Hiroshima mon amour, d’Alain Resnais, il affirme, poussant plus loin une réflexion amorcée par son collègue Luc Moullet, que « les travellings sont affaire de morale ». Il postule ainsi que les choix de mise en scène peuvent modifier la perception que le spectateur peut se faire du sujet – en l’occurrence ici les camps d’extermination nazis.

Jean-Luc Godard en 9 minutes

Blow-Up ARTE

Cliquer ici pour télécharger la vidéo

Pour Godard, le cinéma exprime une vision du monde. Et écrire sur le cinéma, c’est déjà en faire. A travers ses articles, il s’ingénie en quelque sorte à remettre en scène les films. Il écrit sur le cinéma, mais contrairement à ses camarades des Cahiers, qui restent dans le seul domaine du cinéma, il propose des textes à visée littéraire, cite des écrivains, parle d’autres arts, dont le septième serait une sorte de synthèse. Dit plus simplement, il invente la critique moderne.

Deuxième révolution : le cinéma

Le premier court métrage qu’il réalise, en 1955, ne préfigure en rien son approche esthétique : tourné durant la construction du barrage de la Grande-Dixence, Opération « béton » a une approche documentaire, même si en cherchant un peu on peut y déceler son goût pour les signes de la modernité, qu’il détournera par exemple dans Alphaville, dix ans plus tard, faisant du Paris du milieu des années 1960 une ville futuriste. Après quatre autres courts, il passe au long en 1960 avec A bout de souffle, qui par son importance dans l’histoire du cinéma est un premier film aussi majeur que Citizen Kane, réalisé vingt ans plus tôt par Orson Welles.

En 1959, la projection au Festival de Cannes des 400 coups, de François Truffaut, fut l’acte fondateur de la Nouvelle Vague. Mais c’est véritablement Godard, avec A bout de souffle, qui signera le manifeste de ce mouvement clé, incarnant le passage du cinéma classique au cinéma contemporain. Avec le chef opérateur Raoul Coutard, un baroudeur d’expérience imposé par le producteur Georges de Beauregard, il invente littéralement une nouvelle manière de faire des films.

Utilisant une Caméflex, petite caméra légère qui leur offre une grande liberté, Godard et Coutard filment dans la rue en lumière et décors naturels, alors que jusque-là le cinéma français était un cinéma de studio. Utilisant une pellicule ultrasensible réservée à la photographie pour les scènes de nuit, les deux hommes cherchent à filmer le monde tel qu’il est. Ils vont même jusqu’à cacher la caméra dans un tricycle de facteur et réinterprètent la notion de travelling en plaçant Coutard sur un fauteuil roulant.

A bout de souffle

Trailer

Cliquer sur l’image ou le vide ci-dessus pour voir la vidéo

Pour plus de liberté encore, ils ne tournent pas en son direct, ce qui permet à Godard de diriger ses acteurs – Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg – en direct. Les dialogues seront enregistrés plus tard. Depuis lors, si ses scénarios sont extrêmement précis, il donnera quasiment toujours les dialogues au dernier moment, et en les réécrivant sans cesse, ce qui déroutera de nombreux comédiens habitués à apprendre leur texte en amont. Le premier montage d’A bout de souffle dure plus de deux heures. C’est trop long, de Beauregard impose une réduction substantielle de sa durée.

De cette contrainte naîtra un nouveau langage. Plutôt que de supprimer des scènes entières, Godard procède en effet à de petites coupes à l’intérieur même des séquences. Le récit devient ainsi haché, certaines transitions sont abruptes, le montage se fait visible, comme hoquetant. Il invente là le faux raccord et la discontinuité. La grammaire cinématographique classique, qui induit une certaine invisibilité de la mise en scène, vole en éclats. L’esthétique à l’œuvre depuis les années 1980 dans les clips vidéo et le cinéma d’action dominant doit tout au montage d’A bout de souffle. Le philosophe Gilles Deleuze, qui a beaucoup réfléchi sur le cinéma, a joliment résumé la démarche godardienne : « Il invente un faire faux qui devient le signe d’un nouveau réalisme, par opposition au faire vrai de l’ancien. »

Histoire(s) du cinema 3A GODARD

Cliquer sur l’image ou le vide ci-dessus pour voir la vidéo

Le cinéaste enchaîne alors les tournages, se frotte au polar, à l’espionnage, au mélodrame, à la comédie musicale, à l’adaptation littéraire, à la science-fiction, au réalisme poétique. Dans Le petit soldat (1960), qu’il tourne à Genève pour contourner la censure, il évoque la torture. En pleine guerre d’Algérie, le film fait polémique et ne sortira que trois ans plus tard sur les écrans français. Dans Les carabiniers, il dénonce plus largement l’absurdité de la guerre, un thème central de son œuvre. Adapté d’un roman d’Alberto Moravia, Le mépris (1963) le voit diriger une superstar, Brigitte Bardot. La première partie du film est un magnifique hommage au pouvoir du cinéma, tandis que la seconde conte une histoire d’amour contrariée.

En dix longs métrages, d’A bout de souffle à Pierrot le fou, il aura bouleversé en profondeur le cinéma, se désintéressant parfois totalement de l’histoire racontée pour se lancer dans de longues digressions. Dans chacun de ses films, le fond est aussi riche que la forme. Lorsqu’en 1968 il filme l’enregistrement par les Rolling Stones de leur futur standard Sympathy for the Devil, le long métrage qui en résulte est moins un documentaire musical qu’une réflexion socio-politique sur fond de Mai 68. Aujourd’hui encore, des réalisateurs de tous les continents, et parfois aussi opposés que le Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul et l’Américain Quentin Tarantino, se réclament de la liberté esthétique et narrative qu’il a imposée.

Troisième révolution : la vidéo

En 1967, Sony commercialise le Portapak, la première caméra vidéo portative. Au côté de la documentariste valaisanne Carole Roussopoulos, Godard est le premier cinéaste à l’utiliser. Le médium vidéo lui offre une plus grande liberté encore. Au cours des années 1970, son cinéma se radicalise, ses films prennent la forme d’essais, un moyen de penser le monde. Après quelques titres à nouveau plus narratifs dans la première moitié de la décennie suivante (Passion, Prénom Carmen, Je vous salue Marie, Détective), il explore le champ des possibles offert par le numérique, signe des œuvres à la croisée du cinéma et de l’art vidéo, se fait autant écrivain et peintre que réalisateur.

Tournées pendant dix ans à partir de 1988, ses Histoire(s) du cinéma sont une somme imposante à travers laquelle il fait de l’Histoire avec des images et collages, une technique qui est encore au cœur de son dernier film, Le livre d’image, qui lui a valu en mai dernier à Cannes une Palme d’or spéciale. Si ses œuvres les plus récentes peuvent de prime abord avoir l’air absconses, elles sont de formidables machines à produire de la pensée.

Les images sont pour Godard un matériau malléable qu’on peut tordre à l’envi ; ce qu’on peut dire de ses films est aussi important que les films eux-mêmes. Spécialiste de la Nouvelle Vague passé lui aussi par les Cahiers du cinéma, son biographe, Antoine de Baecque, a cette belle formule : Godard, c’est un homme-cinéma : « Raconter l’histoire de sa vie, c’est tenter de dire le monde à partir du septième des arts. »

___________

Inventeur for ever

Au crépuscule, nombre de cinéastes se ramollissent et radotent. Jean-Luc Godard, 88 ans en décembre, tient le cap sur l’innovation et la provocation. Ses films continuent de dénoncer les paresses intellectuelles et morales. Notre musique (2004), Film socialisme (2010), Adieu au langage (2014), Le livre d’image (2018) sont autant de propositions poétiques dignes d’admiration.

FILM SOCIALISME

bande annonce

Cliquer sur l’image ou le vide ci-dessus pour voir la vidéo

« Beaucoup de jeunes sont fascinés par sa liberté de ton. Il est une espèce d’icône. Un cinéaste punk, avec un public punk », réfléchit Fabrice Aragno (ci-dessous). Ce Neuchâtelois voulait être inventeur, « comme Gaston Lagaffe ou Tournesol ». Il a été marionnettiste avant d’étudier le cinéma à Lausanne. Comme il a le chic avec la technique et adore bricoler, la productrice Ruth Waldburger lui demande s’il n’a pas envie de travailler avec Godard. « Pourquoi pas ? Mais je n’étais pas fan. Moi, c’était plutôt Antonioni et Fellini… » sourit-il. La rencontre se passe bien et le blanc-bec devient régisseur sur le tournage de Notre musique.

A la conférence de presse du « Livre d’image », Fabrice Aragno brandit l’iPhone à travers lequel Godard s’adresse à la presse. Régis Duvignau/Reuters

Godard avait acheté une petite caméra HD. Il demande à son assistant s’il sait s’en servir. « J’ai testé la caméra. Elle était nulle. Du coup j’ai fait des espèces de ralentis en poussant à coin la saturation. Les défauts s’avéraient plus intéressants que les qualités. » Ces essais plaisent à Godard. Le concept de « haute définition » lui inspire une réflexion : pourquoi « haute » ? Parce qu’il y a plus de détails. Donc la peinture pompier française serait de la haute définition et l’impressionnisme de la basse définition… Il propose à Aragno de faire l’image sur Film socialisme.

L’équipe doit partir en repérages sur le Costa Concordia (!). Deux jours avant d’embarquer, Godard se désiste sous de vagues prétextes. « Que va-t-on filmer ? » s’inquiète le technicien. « Ce que vous voulez », répond le maître. « C’était génial. Je suis parti douze jours sur ce bateau. J’ai pris mon pied à filmer ce centre commercial flottant. Et puis la mer, le soleil, la nature… Jean-Luc laisse la liberté. Il ne la donne pas, il la laisse. »

The Picture Book (Le livre d’image)

teaser trailer official

Cliquer sur l’image ou le vide ci-dessus pour voir la vidéo

Les détracteurs insinuent que Godard est à bout de souffle, qu’il laisse son collaborateur faire le job. Or, Le livre d’image impose à chaque plan l’incontestable présence du cinéaste – sa voix, son écriture, sa dialectique. Fabrice Aragno confirme : « Si je ramène des images de la mer, il les triture, les peinturlure, les étalonne. En les intégrant à certains points précis du montage, il en fait du Godard. Ces images, c’est de la matière. Quand Godard reprend un plan d’Ophüls, ce plan d’Ophüls devient un plan de Godard »…

Pluvieux paradis

Dans Les trois désastres, un segment du film collectif 3 x 3, Godard s’essaie à la 3D et entrechoque les globes oculaires du spectateur comme des boules de billard. Dans Adieu au langage, il ose un split screen 3D qui nous entraîne dans des territoires inconnus. Fabrice Aragno, pour lequel la 3D se rapproche du théâtre de marionnettes avec divers niveaux de profondeurs, relativise : « En soi ce n’est pas sorcier. Le principe est que si un plan tient en 2D, ça ne sert à rien de le faire en 3D. »

Jean-Luc Godard - Adieu au langage

2014 Trailer

Cliquer sur l’image ou le vide ci-dessus pour voir la vidéo

Auprès de Godard, Fabrice Aragno apprend « à rester libre ». A faire confiance à ce qui est. A saisir les opportunités du hasard et de la mémoire… Il se souvient d’une clairière printanière idyllique repérée pour une séquence de Notre musique censée se dérouler au paradis. Le lendemain, la pluie noie le charmant paysage. On tourne pourtant car pourquoi ne pourrait-il pas pleuvoir au paradis ?

Notre Musique - Jean-Luc Godard

Cliquer sur l’image ou le vide ci-dessus pour voir la vidéo

Au mois de mai, le jury du Festival de Cannes a décerné une Palme d’or spéciale au Livre d’image. Une semaine plus tôt, l’artiste « qui cherche sans arrêt à définir et redéfinir le cinéma » avait réinventé la conférence de presse. Resté à Rolle, il a communiqué par Face Time. Fabrice Aragno brandissait l’iPhone tel un ciboire, les journalistes passaient en procession devant le mini-monolithe, le prenaient parfois en photo avec leur propre téléphone dans une jubilatoire mise en abyme 4.0.

_______________

Au Salon indien du Théâtre de Vidy

Un film peut se consommer dans un multiplex avec pop-corn. Il peut aussi se déguster dans un écrin inattendu. A Lausanne, Le livre d’image bénéficiera cet automne d’un traitement original, puisqu’il sera montré au Théâtre de Vidy, un établissement que Jean-Luc Godard goûtait au temps de René Gonzalez. L’idée est de recréer « un lieu de cinéma en dehors des salles de cinéma. C’est comme se retrouver dans le Salon indien de la première projection des frères Lumière », explique Fabrice Aragno. Investir un café ou une salle de classe, c’est d’abord une incitation à la rencontre, au débat, au dialogue.

La délocalisation autorise aussi des innovations techniques comme décaler les haut-parleurs, hérésie inimaginable dans une salle de cinéma. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’une véritable projection, puisque le film est montré sur un écran plat « Aujourd’hui, sur les téléviseurs 8K, le contraste entre le noir et le blanc est de 10 000, alors qu’en salle, on arrive à peine à 2000. Le livre d’image a été fabriqué sur un grand écran plat, avec 10 000 de contraste. Projeté sur un écran blanc, le noir n’est jamais noir. C’est de la non-lumière sur du blanc, toujours un peu grisâtre. Tandis que sur un écran plat, LED ou plasma, c’est noir noir. Un gouffre. »

Le manifeste poétique mérite indéniablement cet abîme nocturne. « A cause de quoi la lumière ? – A cause de l’obscurité » (in Film socialisme)…

Théâtre Vidy Lausanne, La Passerelle, du 16 au 30 novembre.

1 Message

Répondre à cet article

SPIP | squelette | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0